Как художник Франсиско Гойя перевернул мир искусства: «Первый из современных»



За новшества в технике картин, навязчивую сатиру его работ и личную веру в то, что видение художника важнее традиции, Гойю часто называют «первым из современных». Его бескомпромиссное изображение реальности своего времени знаменует начало нового искусства XIX века.

Биография
Франсиско Гойя-и-Лусиентес родился 30 марта 1746 г. в арагонской деревне и учился живописи в мастерской сарагосского художника Хосе Лусано-Мартинеса. Творчество испанского художника, развивавшееся на рубеже XVIII-XIX веков открывает искусство новой исторической эпохи. Его картины, рисунки и гравюры отражали исторические потрясения и оказали влияние на многих талантливых художников. Образные решения Гойи были отмечены особым, отличным от прошлого, художественным видением мира. Как ни один из великих мастеров Испании, Гойя воплотил в своем искусстве трагедию и героические чаяния испанского народа, переживавшего в это время один из самых бурных периодов своей истории. Франсиско Гойя утверждал, что восхищался тремя мастерами: Веласкесом, Рембрандтом и, прежде всего, природой. Офорты Рембрандта были его источником вдохновения и научили языку реализма. Картины Веласкеса направили и усмирили его творческий мятежный характер. А природа... природа подарила миру невероятно талантливого художника и мастера всех времен.





Интересные факты о художнике
Официальные портреты Гойи при испанском дворе написаны в роскошном виртуозном стиле и подчеркивают богатство и власть королевской семьи. С другой стороны, в своих работах Гойя мастерски скрыл критику нецелесообразности и неэффективности правления властителей и их ближайшего окружения.

Гойя является одним из величайших мастеров офортов. За свою карьеру он создал четыре основных серии офортов. Эти работы отражают оригинальность художника и его истинное мнение о социальных и политических событиях его дня даже больше, чем его картины. Предмет его офортов меняется от сказочного к гротескному, документального к воображаемому и от юмористического до сатирического.

Женщины занимают центральное место в творчестве Гойи, и его изображения махасов (диковинных представителей низших классов Испании в 18-м и 19-м веках), ведьм и королев являются одними из его самых смелых и современных интерпретаций.

Поздние картины Гойи являются одними из самых мрачных и загадочных его творений. За три года до того, как он покинул свою родную страну, Гойя написал 14 картин прямо на штукатурке стен своего сельского дома в Мадриде. Эти работы, известные под общим названием «Черная живопись» (1821), изображали ужасные сверхъестественные сцены. Эти произведения не имели аналогов в живописи в того времени, выражая трагические порождения фантазии художника. Это пессимистические выражения стареющего, глухого гения, который разочаровался в обществе и борется со своим здравомыслием. Живя в изгнании в Бордо, Франция, художник умер 16 апреля 1828 года.

«Капричос»
«Капричос»— знаменитая серия работ, состоящая из 83 офортов графической серии (1793—1797) - непревзойденный образец фантастически смелого, неповторимо острого реалистического гротеска. Эти работы были художественным экспериментом: средством осуждения художником глупостей испанского общества, в котором он жил. Критика обширна и кислотна: он высказывается против суеверий, невежества и неэффективности правления различных членов правящего класса. Сам Гойя описал этот цикл как изображающий «неисчислимые недостатки и глупости, которые можно найти в любом цивилизованном обществе». «Капричос» была сплошной критикой Испании XVIII века и человечества в целом. Неформальный стиль, а также изображение современного общества, найденное в офортах, делают Гойю предшественником модернистского движения почти столетие спустя.











Маха на картинах Франсиско Гойя
Шедевры живописи Гойи включают картины «Махa обнаженная» и «Махa одетая» (ок. 1800-05).



"Маха одетая"

«Бедствия войны»
1808 год стал годом потрясений для всей Испании. Она была оккупирована французами, в Мадриде вспыхнуло восстание, приведшее к затяжной партизанской войне. Под впечатлением от происходящего в стране хаоса Гойя взялся за резец и создал цикл офортов «Бедствия войны» (1810–1814), который рассказывает об ужасах наполеоновского нашествия.



Со здравым смыслом или без него? (Lo mismo). Мужчина готовится отрубить топором голову солдату.



Правда умерла (Murió la Verdad). Заключительная гравюра. На ней изображена лежащая с обнажённой грудью женщина, аллегория Испании Правды, или Испанской Конституции, окружённая молящимися в скорби мужчинами. Справедливость (справа) прячется в Тени.




Ничего не поделаешь (Y no hay remedio). Расстрел пленных. Напоминает Третье мая 1808 года в Мадриде

Портреты Гойи
Значительное место в творчестве мастера занял портрет. И здесь поразителен размах творческой эволюции Гойи от парадных портретов в духе традиций XVIII в. (например, портрет маркизы Понтехос, ок. 1787; Вашингтон, Национальная галлерея) до произведений, предвосхищающих самые смелые достижения реалистического портрета XIX столетия. Гойе-портретисту присуще необычайно яркое чувство личности — умение с захватывающей силой воспроизвести реальный облик человека и индивидуальные особенности его душевного склада, обладающего всегда какой-то повышенной напряженностью.



"Маркиза де Понтехос
У Франсиско Гойи не было непосредственных последователей, но его оригинальные достижения глубоко впечатлили французских художников позднего XIX века - например, Эжена Делакруа, который был одним из его великих поклонников. Работами Гойи продолжают восхищаться экспрессионисты и сюрреалисты XX и XXI веков.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220120/45237/

Археологи обнаружили древний город майя: Находка может пролить свет на упадок древней загадочной цивилизации



Цивилизация древних майя является одной из самых развитых цивилизаций в Западном полушарии. Примитивное, на первый взгляд, общество каменного века обладало глубокими познаниями в астрономии, математике, имело весьма развитую письменность. Их пирамиды превосходят по архитектуре египетские. Об этой загадочной и величественной цивилизации известно немало, но учёные не знают главного: почему майя более 11 веков назад покинули свои прекрасные города и рассеялись в джунглях? Может последняя находка археологов на Юкатане — последнем форпосте этой великой цивилизации, прольёт свет на этот вопрос?
Культура майя охватывает обширные территории, включая современные Мексику, Белиз, Гондурас, Гватемалу и полуостров Юкатан. За полтора тысячелетия до прибытия к берегам Южной Америки Колумба, у майя уже были построены удивительно красивые города с совершенной архитектурой, был самый точный солнечный календарь и иероглифическая письменность. Пик расцвета этой цивилизации приходится на 6-7 века нашей эры. Любопытный факт: при всей развитости науки, обществу майя была неведома конструкция колеса. Майя известны своими изысканными ювелирными украшениями, металлоконструкциями из золота и меди. И несмотря на все их великие достижения, богатые ресурсы, глубокие знания и навыки, цивилизация майя угасла.




Некоторые здания в очень плохом состоянии и нуждаются в реставрации.

Учёные и историки не совсем уверены в том, что привело к краху этой культуры, но они считают, что изменение климата сыграло одну из главных ролей в этой трагедии. Исследователи обнаружили свидетельства о масштабных засухах в этом районе и хронологически связывают их с паттернами разрушения в обществе майя.
Так сложилось, что майя для жизни достался один из самых комфортных уголков нашей планеты. Климат был мягким, тёплым и влажным. Такие условия существования позволяли отлично развивать сельское хозяйство. Именно оно стало основой экономики этой древней цивилизации. Они выращивали разнообразные овощи, злаки и бобовые. Животноводство у майя было не развито. Они не приручали домашних животных и не использовали их ни для пищи, ни для передвижения. Мясо майя добывали только охотясь на дичь.




Майя построили прекрасные города и величественные пирамиды, превосходящие по архитектуре египетские.

Южная часть региона, будучи самым густонаселённым центром, пострадала первой, так как люди не смогли приспособиться к новым условиям. Северная часть была привычна к такому климату, а потому там лучше справлялись с последствиями засухи. Несмотря на то, что эта область меньше пострадала, от упадка это её не спасло. К 850 году нашей эры майя стали массово покидать свои города. К моменту завоевания этих земель конкистадорами оставалось всего несколько весьма изолированных и немногочисленных поселений.
К величайшему сожалению, драгоценные манускрипты майя были полностью уничтожены испанскими завоевателями по приказу католической инквизиции. Всю информацию учёным пришлось собирать по крупицам, основываясь на календарных записях на памятниках, анализах керамических предметов обихода и радиоуглеродных исследованиях.
Согласно последним исследованиям в этой области, в 9 веке на регион обрушилась засуха, которая продлилась не на годы, а на столетия. Это привело к постепенному вымиранию. В результате все мегаполисы майя были покинуты, крестьяне, жившие в окрестностях, тоже ушли.





На рубеже 8-9 веков майя массово, как по команде покинули свои города.

Некоторые учёные видят причину этого экологического катаклизма в том, что майя очень активно вмешивались в природные процессы. Была построена гигантская система оросительных каналов, майя осушали болота для превращения их в пашни, вырубали огромные массивы леса для строительства городов. Всё это в совокупности могло стать причиной того, что локальные засухи, помножившись на естественные изменения климата в регионе и привели к катастрофе.
Очаг некогда величественной цивилизации погас. Жреческие традиции выродились. Все, зародившиеся впоследствии зачатки цивилизованного общества, характеризовались весьма резкими формами власти. Хотя сведений о существовании майя много, благодаря, в основном, открытиям археологов, в истории этой культуры есть ещё очень много пробелов.




Учёные основываются только на археологических открытиях, чтобы постичь весь смысл культуры майя.

Самая последняя находка историков — огромный древний дворец майя в глубине юкатанских джунглей. Город обнаружили всего в 160 километрах к западу от Канкуна. Дворец поражает своим великолепием и размерами. Площадь этого здания превышает 800 квадратных метров! Строение состоит из шести комнат, коридора с колоннами, множества лестниц.
Дворец использовали в период между 6 и 11 веками. В районе археологи обнаружили места захоронений. Чтобы выяснить как можно больше сведений о жителях древнего города, историки проводят всевозможные анализы останков.
По данным газеты «Мексиканские новости», заявление NIAH о находке предполагает, что дворец использовался элитой, а период вероятного использования учёные определили по возрасту различных реликвий, найденных внутри. Эта эпоха охватывает классические и последние классические периоды майя, когда цивилизация начинала свой упадок и многие из её городов уже были заброшены.




Обнаруженный дворец, предположительно использовался элитой.

Археолог Альфредо Баррера Рубио отметил, что в течение этого периода город Чичен-Ица ​​оказал сильное влияние на небольшие города майя, включая Кулубу. Такой вывод учёные сделали, обнаружив множество обсидиановых и керамических предметов, подобных найденным в Чичен-Ице. Этот город - одна из самых посещаемых исторических памяток в Мексике. Он был признан одним из семи новых чудес света, наряду с Тадж-Махалом и Великой китайской стеной.
В свежеобнаруженном городе археологи ещё исследовали далеко не всё. Там есть два жилых здания, они находятся в очень плохом состоянии. Кроме этого, присутствуют алтарь и круглое строение, которое историки считают большой печью. Сейчас учёные проводят работы по реставрации всех зданий.
Одна из координаторов проекта по реставрации города, Наталья Эрнандес Тангарифе, заявила, что предпринимаются усилия по восстановлению лесов вокруг Кулубы. Это должно помочь защитить город от ущерба, который может быть нанесен солнцем и ветром. NIAH хочет сделать Кулубу открытой для публики в будущем, чтобы люди могли видеть не только город, но и один из последних кусков джунглей в этом районе, со всей красотой и совершенством, присущими дикой природе.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230120/45260/

Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку



В среде искусствоведов и любителей живописи давно ведутся споры о примитивизме, как стиле в художественном творчестве. Эта живопись, зародившаяся в XIX веке, вызывает двоякое к ней отношение. Поэтому нынче и не удивительно, что у многих возникает вполне обоснованный вопрос: "А не заигрались ли современные художники этим самым примитивизмом?" Действительно, одно дело, когда подобные картины пишут люди, так сказать "из народа", не имеющие специального образования. А другое - примитивисты, окончившие различные художественные учебные учреждения и работающие в лубочной манере. Сегодня в нашем обзоре речь пойдет именно о таком художнике. Знакомьтесь: Геннадий Шлыков и его галерея удивительно добрых картин.


Примитивизм - как упрощение мира



Скрипач. Автор: Геннадий Шлыков.

Наивное искусство (примитивизм) всегда включало в себя обдуманное упрощение картины, которое делало её формы примитивными и простыми к восприятию. Оно подобно творчеству детей, наскальным рисункам первобытных людей, а также древней иконописи, этническим мотивам или же лубку.




Ангелы. Автор: Геннадий Шлыков.

К слову сказать, такие авангардисты как Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Марк Шагал и множество других мастеров кисти прошлого века черпали вдохновение в народном творчестве, относящемся также к примитивному искусству. Они создавали свои работы, вошедшие в золотой фонд мировой живописи, основываясь на различные виды того самого наивного искусства, стилизуя его, каждый на свой лад.




Дама с собачкой. Автор: Геннадий Шлыков.

Поэтому и некоторым современным живописцам не зазорно использовать в своем творчестве приемы примитивизма маститых художников прошлого. Они со знанием дела стилизуют тот или иной его вид и применяют к его определению термин - «неопримитивизм». Первыми себя к этому стилю относили члены русских художественных объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».


Вся наша жизнь театр



Игра. Автор: Геннадий Шлыков.

Замечательные, сказочные картины Геннадия Шлыкова настолько сюжетные и лиричные, что по ним можно писать сказки. И это не для красного словца... Светлые и наивные, вызывающие грусть и улыбку, работы художника в первую очередь поражают своей стилистикой. Сразу чувствуется рука мастера, который путем примитивного воспроизведения мира создал свой авторский почерк.




Автор: Геннадий Шлыков.

Его герои - сказочные, литературные и вымышленные образы, буквально пропитаны позитивом и согревающим душу теплом. Они вызывают искреннюю улыбку у зрителя и буквально навсегда западают в зрительную память.




Сон. Автор: Геннадий Шлыков.




Птицелов. Автор: Геннадий Шлыков.




Охота. Автор: Геннадий Шлыков.




Дюймовочка. Автор: Геннадий Шлыков.





Цветочница. Автор: Геннадий Шлыков.




Девочка с ракушкой. Автор: Геннадий Шлыков.




Автор: Геннадий Шлыков.


Семь смертных грехов
Хотелось бы остановиться на одной из картин художника Геннадия Шлыкова, который решил семь смертных грехов поместить на одном полотне. А насколько это ему удалось, судить вам.




Семь смертных грехов. 2010 год. Автор: Геннадий Шлыков.
Для справки (с итальянского):
superbia - надменность
ira - гнев
luxunia - сладострастие
gula - прожорливость
invidia - зависть
accidia - ленность.


Несколько слов о художнике



Геннадий Александрович Шлыков.

Геннадий Александрович Шлыков родился в 1957 году в селе Церлево Рязанской области.
В свое время окончил Московское художественное училище и Школу-студию неформального искусства. С 1990 года Геннадий Шлыков является членом Союза художников СССР. Позже стал членом Национального Союза художников Украины. С 1996 года – постоянный участник Арт-Манежа (Россия). Последние двадцать лет живет и работает на Украине, в городе Никополе, что под Запорожьем.




Джаз-музыканты. Автор: Геннадий Шлыков.

Выставки Шлыкова с большим успехом на протяжении всей его творческой карьеры проходили в Украине, России, Японии, Италии, США, Турции, Германии, Чехии и Финляндии. На сегодняшний день его работы находятся в коллекциях галерей и в частных коллекциях 27-ми стран мира. Некоторые из творений мастера были приобретены Министерствами культуры России и Украины. Картины Шлыкова есть в частных коллекциях А. Макаревича, А. Кутикова, маркиза Де-Лито (Италия) и многих других знаменитостей.
Думается, это говорит о многом...




На сенокосе. Автор: Геннадий Шлыков.

И, наконец, хотелось бы подчеркнуть, - когда художник вкладывает в свои работы душу, то, безусловно, они будут жить вечно и дарить минуты радости еще не одному поколению зрителей, невзирая к какому виду, жанру, стилю их относят специалисты.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230120/45249/

Зачем импрессионист Игорь Грабарь копал траншею в лесу: Секрет картины «Февральская лазурь»




Зимняя пора своей дивной красотой веками очаровывала и поэтов, и художников, воспевавших ее в своем творчестве. Вот и сегодня наш обзор о знаменитом импрессионисте советского периода Игоре Эммануиловиче Грабаре, который вошел в историю русской живописи как поэт русской зимы. Именно она была любимым временем года художника, прочувствованная каждой фиброй его души, и воспроизведенная на холстах с большой любовью и трепетом. Когда же мастер брался писать с натуры искрящийся на солнце иней, то всегда жалел, что на его палитре не хватает нужных красок, чтобы передать на полотне неземную его красоту.


Зимние пейзажи Игоря Грабаря - состояние души



Игорь Грабарь.

Именно иней настолько впечатлял мастера, что пробуждал в нем неудержимое желание писать зиму, невзирая даже на то, что в сильные морозы масляные краски буквально примерзали к кисти и холсту. Этот факт совершенно не мешал мастеру писать свои произведения непосредственно с натуры. За это Грабаря, прославившегося своей уникальнейшей живописной техникой письма, заслужено называли "последним из пленэристов России".




Зимний вечер. 1903 год. Автор: Игорь Грабарь.

Искренне восторгаясь завораживающим явлением природы - инеем, живописец изображал его «на все лады»: искрящимся, в лучах раннего солнца, розовым - на закате солнечного дня, синим - хмурыми вечерами. Эта тематика особенно сильно проявилась в его творчестве в первое десятилетие 20 века. Так, за несколько лет Игорь Эммануилович создал более сотни работ, посвященных зимнему убранству уснувших деревьев. Они и составили цикл его этюдов - «День инея».




Зимний лес. Автор: Игорь Грабарь.

И, что любопытно, когда по приходу весны, снег таял, и деревья теряли свой зимний наряд, художник практически прекращал работу над пейзажами и переходил к портретному жанру и натюрмортам. Разумеется, что в наследии живописца есть немало работ, где изображены и другие времена года, однако он сам честно признавался, что ни весенний, ни летний, даже осенний пейзажи, не вызывали в его воображении такого живописного задора и вдохновения, как зимний.




Цикл зимних пейзажей. Автор: Игорь Грабарь.


История одной картины - «Февральская лазурь»
Под таким необыкновенным впечатлением более века тому назад была создана удивительная работа мастера – «Февральская лазурь», а именно, когда художник был в гостях у хороших знакомых в Подмосковье.




«Февральская лазурь».(1904 год). Холст, масло. ( Размеры полотна: 141 х 83). Государственная Третьяковская галерея. Москва. Автор: Игорь Грабарь.

Идею создания «Февральской лазури» подсказала живописцу сама матушка-природа во время утренней его прогулки по лесу. Проходя мимо берез, растущих у обочины, мастер, благодаря случайному стечению обстоятельств, пришел в неописуемый восторг, его очень глубоко тронуло то, что неожиданно открылось его взору.

«Я стоял около дивного экземпляра березы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Заглядевшись на нее, я уронил палку и нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на верхушку березы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединенные голубой эмалью неба. Природа как будто праздновала какой-то небывалый праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу». Это удивительное зрелище так потрясло живописца, что он мгновенно загорелся желанием запечатлеть «хоть десятую долю этой красоты».




Иней. 1905 год. Автор: Игорь Грабарь.

Воодушевленный художник тут же побежал за своими художественными принадлежностями, а вернувшись, в один сеанс набросал небольшой этюд будущего произведения. На следующий день Игорь Эммануилович вновь вернулся к тем же березам, только уже с холстом на большом подрамнике. Перед началом работы художник выкопал траншею в снегу, в которой он и расположил свой мольберт, дабы как можно ниже оказаться по отношению к березам и захватить как можно больше небесного пространства.




Солнце поднимается. 1941 год. Автор: Игорь Грабарь.

Более двух недель ходил мастер к своим березам, пытаясь как можно точнее перенести на холст их очарование в зимнем убранстве и конечно же удивительное лазурное небо.
Грабарь добился максимально лазурной насыщенности путем нанесения мазков плотным слоем, используя лишь чистый цвет. А низкая точка зрения относительно линии горизонта открыла перед художником возможность передать все градации голубого цвета и решить композиционные задачи. Он превосходно запечатлел переход небесного цвета – от светло-зеленого оттенка снизу до темного ультрамарина вверху.




Роскошный иней. Автор: Игорь Грабарь.

Используя свою уникальную технику в импрессионистической манере, он не только мастерски показал и объемы стволов деревьев, и узоры ветвей, и неровности снега, но и передал лучезарное настроение природы в ожидании весеннего пробуждения. Сам художник называл «Февральскую лазурь» самым значительным своим произведением. И эту потрясающую историю ее создания, спустя время, рассказал он сам.




Сентябрьский снег. 1903 год. Автор: Игорь Грабарь.


Перелистывая страницы биографии русского импрессиониста

Игорь Грабарь родился в 1871 году в Австро-Венгрии (Венгрия), в Будапеште. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья из-за русофильских взглядов отца, юриста и депутата венгерского парламента, была вынуждена эмигрировать в Россию. Поселившись в городе Егорьевске Рязанской губернии, отец Эммануил Грабарь стал учителем в местной гимназии, а маленький Игорь, уже в начальной школе, всерьез заинтересовался живописью.




Автопортрет. Автор: Игорь Грабарь.


В 11-лет он был отправлен на учебу в Московский Императорский лицей. И там жизнь бедного венгерского подростка оказалась совсем несладкой. Его окружали сверстники из состоятельных семей, не упускавшие случая жестоко подшутить над бедностью мальчика. Но того абсолютно ничего не смущало: он ушел с головой в рисование, изображая буквально все, что видел вокруг - педагогов и работников лицея, знакомых и одноклассников. А выходные дни талантливый парнишка напролет проводил в Третьяковской галерее и на московских выставках.




Хризантемы. 1905 год. Автор: Игорь Грабарь.

В 1889 году поступил сразу на два факультета Петербургского университета — юридический и историко-филологический. И, что удивительно, одаренный 18-летний юноша одновременно успевал составлять биографии художников-классиков, писать юмористические рассказы для популярного журнала «Нива», рисовать иллюстрации и выступать в качестве художественного критика с обзорами выставок.




Абрамцево. Плетень. 1944. Автор: Игорь Грабарь.

Однако, успешно окончив университет, Грабарь не остановился на достигнутом, и решил посвятить себя целиком живописи. В 1894 году поступив в Академию художеств, он попал в ученики самого Ильи Репина. Во время учебы посетил Европу, где всерьез и увлекся импрессионизмом. Художника всегда огорчало быстрое изменение в природной среде и в освещении, поэтому именно в этом художественном направлении он нашел то, что позволило ему быстро запечатлевать происходящее. Позже, работая над своими картинами, он писал с большим азартом, буквально«швыряя краски на холст, как в исступлении, не слишком раздумывая и взвешивая».




В саду. Грядка дельфиниумов. 1947 г. Автор: Игорь Грабарь.

Освоив лучшие достижения импрессионистов мировой живописи, Грабарь нашел свой художественный стиль в искусстве - неповторимый и своеобразный. Природный ландшафт России приобрел в его пейзажах совершенно новый облик, заискрился радужными красками, наполнился ощущением огромного пространства и воздуха.




Мартовский снег, 1921 год. Автор: Игорь Грабарь.

Вел художник и научную деятельность в сфере истории русской живописи. так, с 1908 года и до начала Первой мировой войны он успел издать восемь томов своего монументального труда под названием «История русского искусства» (при запланированных 12-ти). Но война нарушила планы Игоря Эммануиловича. Было уничтожено огромное количество собранного материала, и разумеется, у автора опустились руки.




Букет клевера на столе. Автор: Игорь Грабарь.

С 1913 года Игорь Грабарь возглавлял Третьяковскую галерею. Как позже признавался, он согласился на эту должность, чтобы изучать искусство художников не через стекло, «а вплотную, на ощупь, с обстоятельным исследованием техники, подписи, всех особенностей». Здесь он проявил весь свой талант организатора, свои архитектурные способности, проведя масштабную перепланировку экспозиции музея.




На озере. 1926 год. Автор: Игорь Грабарь.

До его прихода стены в залах галереи были от пола до потолка завешены картинами, без какой-либо логики — «крошечные этюдики ютились рядом с огромными холстами», вызывая у посетителей зрительный диссонанс. В основу новой экспозиции Грабарь положил новаторские для того времени монографический и исторический принципы. Благодаря этому частная коллекция превратилась в музей европейского типа. В те годы Игорь Эммануилович много путешествовал не только по России, но и по миру, его приглашали музеи в качестве известного эксперта-искусствоведа.




Рябины. 1924 год. Автор: Игорь Грабарь.

После революции по его инициативе в Москве открыли Центральные реставрационные мастерские. Грабарь стремился сделать реставрацию наукой: он привлекал к работам ученых — химиков, физиков и микробиологов. Именно благодаря такому подходу результаты были ошеломительными. Это позволило спасти немало из художественного наследия русских живописцев.

В более поздние годы художник заведовал музеем-усадьбой «Абрамцево», руководил Институтом имени В.И. Сурикова, занимался общественной деятельностью, не переставая при этом творить свою живопись.




Натюрморт.

Игорь Грабарь (1871-1960) служил искусству как живописец и художник, как историк искусства и как его критик, как архитектор и реставратор. Творческий его путь, как живописца, составил более 60 лет. К слову сказать, почетное звание Заслуженного деятеля искусств, установленное в нашей стране в 1928 году, первым было получено именно Игорем Эммануиловичем. Согласитесь, не каждый из художников мог похвалиться таким долголетием в творчестве и послужным списком.




Сирень и незабудки. 1905 год. Автор: Игорь Грабарь.

Художником на юбилейной выставке в 1951 году были продемонстрированы и произведения конца позапрошлого века, и те, на которые были положены последние мазки перед самой экспозицией. Он никогда не мог просто созерцать окружающий мир и всегда стремился запечатлеть его в красках.




И.Э. Грабарь. Автопортрет в шубе. 1947 год.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250120/45283/